Me meto un tiro,
¡Pum!
El eco suena,
¡Pum!
O quizás es el corazón,
¡Pum!
Que todavía sueña.

Categoría: Entrevistas

Entrevista a Jack Endino

Entrevista a Jack Endino

Hace un par de dias nuestro amigo William de Lamestain Northwest zine nos comunicó la lamentable noticia de que Ben McMillan (mejor conocido como cantante de Skin Yard entre 1985 y 1992 y de Gruntruck entre 1992 y 2002) falleciò de diabetes el pasado 26 de enero en Seattle, Washington a los 47 años. Para nosotros, Better Than Your Zine, Skin Yard fue unas de las mejores bandas que salieron de lo que fue denominado la “escena de Seattle” de fines de los 80s y principios de 90s, teniendo un estilo mas cercano al psych y rock de 60 mezclado con prog rock

Skin Yard se formó en 1985 por Jack Endino (luego convertido en ingeniero de grabación, entre su clientela se encuentran Mudhoney, Tad, Nirvana, Blood Circus, Winnebago Deal y un largo etc) en guitarra y Daniel House (Futuro dueño de C/Z Records; eventualmente editando a Skin Yard, Built To Spill, Treepeople, Silkworm, Love Battery, etc) en bajo. Luego reclutaron a Ben McMillan en voces y Matt Cameron (Soundgarden, Hater, PJ) en bateria, originando la 1era formación de esta gran banda. Su primer release fueron dos temas en el seminal compilado llamado Deep Six (1986, C/Z Records) junto a Green River, Malkfunkshun, Melvins, U-Men, etc.

En 1986 Skin Yard lanzò su 1er LP simplemente titulado “Skin Yard” por Cruz Records, sello paralelo a SST Records (Black Flag, Husker Dü, Minutemen, Sonic Youth, Dinosaur Jr, etc) tambien perteneciente a Greg Ginn de Black Flag. Luego de embarcarse en varias giras DIY por USA y Europa, editaron en 1988 su 2do LP “Hallowed Ground”.

Skin Yard también es conocido por el gran rejunte de bateristas a lo largo de sus añis, una especie de Spinal Tap de Seattle, ademas de Matt Cameron, otros bateros que desfilaron fueron Greg Gilmore (Mother Love Bone, The Press Corps), Steve Weid (Tad), Jason Finn (Love Battery, PUSA) y Barrett Martin (Screaming Trees)

A principios de 1990 sacaron su 3er LP titulado “Fist Sized Chunks“. En ese año, luego de la partida el baterista Norman Scott, la banda so tomó un hiatus hasta que en 1991, con su nuevo batero Barrett Martin editaron “1000 Smiling Knuckles“. Este disco fue el ultimo con Daniel House, cuyo abandono se debió a que quería dedicarle más tiempo a su sello C/Z Records y su familia.

En 1992 Ben McMillan formó Gruntruck, mas en la vena hard rock/metal editando su discos por RoadRunner records.

En el 2001, Better Than Your Zine colaboró con Snowball, un zine que se repartió por Capital y diversos shows en el otoño de ese año, y le cedió una entrevista a Jack Endino. Buscando entre los archivos lo encontramos y lo posteamos aca. Vale recordar que esta entrevista fue hecha, si mal no recuerdo, por mayo/junio del 2001.

BTYZ: Comentame tus comienzos como musico e ingeniero de sonido en Seattle …

JE: Comencé como baterista, luego me convertí en bajista, luego en guitarrista, mientras haciendo todas esas cosas, conseguí una grabadora de 4 canales y me enseñé como grabar. Empecé grabando a mis bandas y luego a las bandas de mis amigos …

BTYZ: Como es tu relacion con Jonathan Poneman y Bruce Pavitt (dueños de Sub Pop)?

JE: Bruce nunca me dijo más de 20 palabras en, me parece, 15 años. La verdad no lo conozco demasiado. Con Jon hablo todo el tiempo, somos amigos aunque nunca hemos sido amigos personales, pero todavía hago 2 o 3 discos para Sub Pop por año.

TYZ: Como ves la escena de Seattle en estos dias?

JE: Es fabulosa, hay muy buenas bandas en este momento aca. (NdeR:nombres Jack!)

BTYZ: Estas escribiendo o tocando con alguna banda en este momento?

JE= No he escrito una nueva canción en un par de años. Estoy tocando en una banda llamada Wellwater Conspiracy (NdeR: esta banda incluia a Matt Cameron y John Mc Bain) pero es sólo para sus shows en vivo, y la banda sólo toca un par de veces al año, asi que no es un gran compromiso para mi (NdeR: Jack ha sacado 3 disos solistas desde que se realizó esta entrevista)

BTYZ: Hay alguna posibilidad de una reunion de Skin Yard? Como te llevas con Daniel House?

JE: Con Daniel House nos llevamos bastante bien pero no hay ninguna posibilidad de que eso suceda. Pero de todos modos estamos trabajando en un compilado con singles, bsides y out-takes. (NdeR: El disco finalmente titulado “Start at the Top” fue lanzado a finales del 2001 por C/Z Records)

BTYZ: Nombrame 5 discos que cambiaron tu vida…

JE: Budgie “Bandolier”
Groundhogs “Hogwash”

Hawkwind “Saga of Doremi Fasol Latido”
Zeppelin “Fourth Album”
Who “Who`s Next”

BTYZ: 5 discos que recomendarias a nuestros lectores?

JE: La gente siempre odia los discos que recomiendo …

BTYZ: 5 discos que estas orgulloso de haber producido?

1) Nirvana “Bleach”
2) Accused “Grinning Like an Undertaker”
3) Mudhoney – “Superfuzz Bigmuff”4) Mark Lanegan “The Winding Sheet”
5) Titas “Domingo”

Ciao!
JE

Entrevista a Andy Wood

Entrevista a Andy Wood

La dejo en inglés… porque como comprenderéis, es mucho para traducir, y prefiero dejarla así que ponerla de traductor, que eso lo podéis hacer todos

RIP: Mother Love Bone recorded Shine in five days, as compared to over three months for Apple. Is there a very noticeable difference?
ANDREW WOOD: Yes, definitely. There were some mixes that were sent to us, and we sent them back to be remixed; and there was still, like, four or five songs that still had to be remixed again. Now it’s all settled and ready to be pressed. Apple is nearly an hour long. (t may not even fit on one side of a cassette, so beware, kids, when taping at home [laughs].
RIP: Did MLB lose any of its grunge?
A.W.: I don’t know. Did we have any grunge in the first place? I guess there’s still a little grunge in the guitars from the Green River days. We didn’t lose any of the grunge we needed, but we may be right in throwing some of the ugly grunge away. It’s called stale grunge. RIP: Do you wish there was more funk in MLB?
A.W.: I’m pretty content with the sound right now. I think I’m a bit more mellow than anybody else in the band. The whole set is pretty mid-tempo. We’re not like a real «head swinging» type of band. When time off from MLB allows, I might make a record, and my
brother Kevin [who played with Andy in Malfunkshun] will be my guitar player.
RIP: Andy Wood goes solo?
A.W.: No, it won’t be called «Andy Wood» or anything. It’ll have some weird name, so it’ll be kinda disguised. RIP: Let’s talk about some of the songs on Apple. A.W.: «Stardog Champion» is a kinda…fake, kinda patriotic rock anthem of sorts. That’s gonna be the first single and video. When I wrote «Holy Roller,» I didn’t even know what a holy roller was. I just thought it was a cool term. Actually, I was thinking of a Paul McCartney and Wings song «Let Me Roll It.» I don’t know why it made me think of holy rollers. «Captain High-Top» is just a total rock propaganda kinda thing. I kinda see «Heartshine» as our «Achilles’ Last Stand» of the album. It’s long and real powerful. I was kinda depressed about leaving Malfunkshun for a long time. Still am, kinda. I feel like, you know, I left them stranded. I’ve got a brother besides Kevin who, ah, is kinda insane in a way, and he makes the whole family worry about him, so «Heartshine» is a little about both of my brothers.
RIP: «Mr. Danny Boy° is obviously a slam on Danny Thomas.
A.W.: Yeah, I don’t know why we decided to do such a mean thing to Danny.
RIP: But you did.
A.W.: That’s right. No offense to Marlo. I still like her from ThatGirl[laughs].
RIP: «Come Bite the Apple,» is there any significance to that?
A.W.: That’s a meaningful song. It’s a «Crown of Thorns» type of song. The lyrics are personal, whereas some of the songs have absolutely nothing to do with me. «Apple» and «Crown of Thorns» are probably mostly about me. It’s kind of a synopsis of the whole past year. I’m lucky to be sitting here.
RIP: Do you write all the lyrics?
A.W.: Yeah. Nobody else has really brought any in. I think I’d find it hard to sing someone else’s lyrics. I’ve got a guitar but I’ve written most of my songs with keyboards as of late. I wrote «Stargazer» on guitar. I don’t really consider myself a songwriter but, rather, a guy who makes up music. I don’t know chords. I don’t know notes. I can’t even tell the guys in my band what I’m playing. I can’t say, «Well, it’s G-A-C-D,» or whatever. They have to come and watch me and figure it out.
RIP: You taught yourself to play guitar and keyboards? A.W.: Yeah, just kinda making up my own method of playing. That’s been my whole thing. It seems as of late -I’m not going to name names or anything-but there seems to be some people who are real concerned about who their fans are, which doesn’t make any sense to me, because they’re all basically rock fans. We want them to be our fans. We don’t want to draw any kind of lines.
RIP: Are those the only two instruments you play, guitar and keyboards?
A.W.: I play wrinkle-neck trouser snake, guitar and keyboards…l also play Nintendo.
RIP: Do you ever worry about hitting writer’s block? A.W.: I’m not too worried about it, though it definitely
happens. Writer’s block…I’ve never had that problem. When I have my keyboards around, I could definitely write a song a day. I’ve got so many old songs, I could go find an old one that I like if I can’t write a new one. RIP: There are a lot of references to the group Queen in your lyrics.
A.W.: Queen’s probably my favorite band. Queen, Kiss and Elton John. I’m kind of a hybrid of all those things that influenced me the most when I was growing up. RIP: How old are you?
A.W.: Twenty-four.
RIP: You just got out of rehab.
A.W.: The old 28-day business. I have a weekly follow-up every Monday night.
RIP: Obviously you feel a lot better now that you’re clean.
A.W.: Yeah. Still though, it’s a total struggle. When you first get out, you’re on this pink cloud, and it’s pretty easy. After a while things start getting more real, and you have to just stay straight a second at a time. RIP: Do the other guys in MLB still get stoned?
A.W.: No! That’s one lucky thing about this band. I was the druggy until I went in for treatment. We’ve got some people in the band that I don’t doubt are alcoholics. The day Bruce quits drinking will be the day monkeys fly out of my butt, like on «Wayne’s World.» Luckily no one was into the drugs as much as I was, so I don’t have to worry about them staying stoned, even though I’m not doing it anymore. Ever since I’ve known Stoney and that’s been years, he’s never smoked pot. RIP: Stoney?
A.W.: I know, with a name like Stoney. It’s just his normal name: Stone. They all enjoy their beer. God, that’s the thing: Back when I was taking all those drugs and everything, I thought the other guys were so damn boring. I thought, What do these guys do for fun?
RIP: Will this upcoming tour present any problems for you, like temptation?
A.W.: We all decided that on the upcoming tour there will be no alcohol at all on the bus. If they want to drink, they’ll have to do it inside the clubs.
RIP: Is there any particular member of MLB that you seem to connect with the best?
A.W.: It’s weird, ‘cause it fluctuates. Sometimes I feel like me and Stoney are a team, partners in crime. And then me and Jeff have a lot of the same musical interests too. We’re both kinda jocks in a way. I’m a video jock, whereas he’s an actual jock. Then me and Greg are both Capricorns, so we get along well. Besides practicing five times a week, none of us spend that much time together.
RIP: Maybe it’s better that way.
A.W.: Yeah. I mean, we’ll be spending a lot of time together real soon.

RIP: Mother Love Bone recorded Shine in five days, as compared to over three months for Apple. Is there a very noticeable difference?ANDREW WOOD: Yes, definitely. There were some mixes that were sent to us, and we sent them back to be remixed; and there was still, like, four or five songs that still had to be remixed again. Now it’s all settled and ready to be pressed. Apple is nearly an hour long. (t may not even fit on one side of a cassette, so beware, kids, when taping at home [laughs].RIP: Did MLB lose any of its grunge?A.W.: I don’t know. Did we have any grunge in the first place? I guess there’s still a little grunge in the guitars from the Green River days. We didn’t lose any of the grunge we needed, but we may be right in throwing some of the ugly grunge away. It’s called stale grunge. RIP: Do you wish there was more funk in MLB?A.W.: I’m pretty content with the sound right now. I think I’m a bit more mellow than anybody else in the band. The whole set is pretty mid-tempo. We’re not like a real «head swinging» type of band. When time off from MLB allows, I might make a record, and my brother Kevin [who played with Andy in Malfunkshun] will be my guitar player.RIP: Andy Wood goes solo?A.W.: No, it won’t be called «Andy Wood» or anything. It’ll have some weird name, so it’ll be kinda disguised. RIP: Let’s talk about some of the songs on Apple. A.W.: «Stardog Champion» is a kinda…fake, kinda patriotic rock anthem of sorts. That’s gonna be the first single and video. When I wrote «Holy Roller,» I didn’t even know what a holy roller was. I just thought it was a cool term. Actually, I was thinking of a Paul McCartney and Wings song «Let Me Roll It.» I don’t know why it made me think of holy rollers. «Captain High-Top» is just a total rock propaganda kinda thing. I kinda see «Heartshine» as our «Achilles’ Last Stand» of the album. It’s long and real powerful. I was kinda depressed about leaving Malfunkshun for a long time. Still am, kinda. I feel like, you know, I left them stranded. I’ve got a brother besides Kevin who, ah, is kinda insane in a way, and he makes the whole family worry about him, so «Heartshine» is a little about both of my brothers.RIP: «Mr. Danny Boy° is obviously a slam on Danny Thomas.A.W.: Yeah, I don’t know why we decided to do such a mean thing to Danny.RIP: But you did.A.W.: That’s right. No offense to Marlo. I still like her from ThatGirl[laughs].RIP: «Come Bite the Apple,» is there any significance to that?A.W.: That’s a meaningful song. It’s a «Crown of Thorns» type of song. The lyrics are personal, whereas some of the songs have absolutely nothing to do with me. «Apple» and «Crown of Thorns» are probably mostly about me. It’s kind of a synopsis of the whole past year. I’m lucky to be sitting here.RIP: Do you write all the lyrics?A.W.: Yeah. Nobody else has really brought any in. I think I’d find it hard to sing someone else’s lyrics. I’ve got a guitar but I’ve written most of my songs with keyboards as of late. I wrote «Stargazer» on guitar. I don’t really consider myself a songwriter but, rather, a guy who makes up music. I don’t know chords. I don’t know notes. I can’t even tell the guys in my band what I’m playing. I can’t say, «Well, it’s G-A-C-D,» or whatever. They have to come and watch me and figure it out.RIP: You taught yourself to play guitar and keyboards? A.W.: Yeah, just kinda making up my own method of playing. That’s been my whole thing. It seems as of late -I’m not going to name names or anything-but there seems to be some people who are real concerned about who their fans are, which doesn’t make any sense to me, because they’re all basically rock fans. We want them to be our fans. We don’t want to draw any kind of lines.RIP: Are those the only two instruments you play, guitar and keyboards?A.W.: I play wrinkle-neck trouser snake, guitar and keyboards…l also play Nintendo.RIP: Do you ever worry about hitting writer’s block? A.W.: I’m not too worried about it, though it definitelyhappens. Writer’s block…I’ve never had that problem. When I have my keyboards around, I could definitely write a song a day. I’ve got so many old songs, I could go find an old one that I like if I can’t write a new one. RIP: There are a lot of references to the group Queen in your lyrics.A.W.: Queen’s probably my favorite band. Queen, Kiss and Elton John. I’m kind of a hybrid of all those things that influenced me the most when I was growing up. RIP: How old are you?A.W.: Twenty-four.RIP: You just got out of rehab.A.W.: The old 28-day business. I have a weekly follow-up every Monday night.RIP: Obviously you feel a lot better now that you’re clean.A.W.: Yeah. Still though, it’s a total struggle. When you first get out, you’re on this pink cloud, and it’s pretty easy. After a while things start getting more real, and you have to just stay straight a second at a time. RIP: Do the other guys in MLB still get stoned?A.W.: No! That’s one lucky thing about this band. I was the druggy until I went in for treatment. We’ve got some people in the band that I don’t doubt are alcoholics. The day Bruce quits drinking will be the day monkeys fly out of my butt, like on «Wayne’s World.» Luckily no one was into the drugs as much as I was, so I don’t have to worry about them staying stoned, even though I’m not doing it anymore. Ever since I’ve known Stoney and that’s been years, he’s never smoked pot. RIP: Stoney?A.W.: I know, with a name like Stoney. It’s just his normal name: Stone. They all enjoy their beer. God, that’s the thing: Back when I was taking all those drugs and everything, I thought the other guys were so damn boring. I thought, What do these guys do for fun?RIP: Will this upcoming tour present any problems for you, like temptation?A.W.: We all decided that on the upcoming tour there will be no alcohol at all on the bus. If they want to drink, they’ll have to do it inside the clubs.RIP: Is there any particular member of MLB that you seem to connect with the best?A.W.: It’s weird, ‘cause it fluctuates. Sometimes I feel like me and Stoney are a team, partners in crime. And then me and Jeff have a lot of the same musical interests too. We’re both kinda jocks in a way. I’m a video jock, whereas he’s an actual jock. Then me and Greg are both Capricorns, so we get along well. Besides practicing five times a week, none of us spend that much time together.RIP: Maybe it’s better that way.A.W.: Yeah. I mean, we’ll be spending a lot of time together real soon.

Entrevista con Mark Reznicek (Toadies)

Entrevista con Mark Reznicek (Toadies)

En agosto de 1996 terminamos dos años de gira para nuestro álbum debut, ‘Rubberneck’. Durante el curso de esos dos años, el álbum llegó a oro y luego a platino. Mucho más allá de nuestro sueño más alocado. Así que, tras finalizar la gira, nos separamos del guitarrista, Darrel e hicimos audiciones para uno nuevo. Acabamos cogiendo a Clark (Vogeler) y empezamos a componer y ensayar canciones en serio. De vez en cuando, mandábamos demos de lo último que habíamos hecho a nuestro sello, y este acabó determinando que teníamos suficientes canciones para entrar en el estudio y grabar un álbum.

Así que, en enero de 1998, nos metimos en el estudio Pedernales de Spicewood, Texas (a las afueras de Austin) con el productor Paul Leary (de los legendarios Butthole Surfers). Esto era en los primeros tiempos de ProTools, una tecnología moderna sin demasiados precedentes. Tras mes y medio y terminar las pistas básicas de batería y bajo, nos fuimos al estudio Arlen de Austin para doblar pistas. En ese momento se celebraba el SXSW (South By Southwest) con la llegada a la ciudad de muchos de nuestros amigos de bandas de Dallas y Fort Worth (como Baboon y Caulk), y estuvimos de fiesta y fuimos a algunos conciertos. Fue un buen paréntesis del tedio y la tensión del estudio.

Llegados a ese punto ya habían habido algunos desencuentros con el productor y su manager (que también era el nuestro). Eso llevó a discusiones con ambos y entre nosotros en la propia banda. Parecía que había mucha presión por crear la continuación de nuestro millón de ventas y todos lo sentíamos. Al final, a finales de marzo o principios de abril, el álbum estaba completamente grabado. Todo lo que necesitábamos era un ‘gran nombre’ para que lo mezclara (el sello quería un ‘gran nombre’ para añadirlo ahí). En algún momento en medio de eso, el sello decidió que no oía un single entre las quince canciones que habíamos grabado (¡que ya habían aprobado!). El disco entero, al igual que nuestro último año y medio, se iba por el retrete.

Al final, hicimos algunas canciones nuevas, rehicimos algunas de las sesiones de Austin y grabamos ‘Hell Below Stars Above’, la largamente esperada (al menos por nosotros) continuación de ‘Rubberneck’, con Rob Schnapf y Tom Rothrock, el equipo de producción con el que trabajamos en ‘Rubberneck’. Para el momento en que el sello decidió editar el disco en primavera de 2001, 7 años habían pasado desde nuestro último álbum, una vida entera en la industria musical. Salimos de gira y no dimos cuenta de que una parte sustancial de nuestra base de fans había pasado página. Tras unos meses, nuestra bajista, Lisa, decidió que había tenido suficiente y que dejaba la banda. Un día o dos después, Todd (Lewis), nuestro cantante (y el tipo que empezó la banda) anunció que deshacía el grupo. Así que, como si fuese una rotonda, ‘Feeler’ fue el álbum que rompió a Toadies.

Bueno, unos años más tarde nos pidieron si queríamos reunirnos para un concierto con una suma suculenta. Lo hicimos y fue divertido, y (tras hacerlo) nos volvimos todos con lo nuestro (yo estaba tocando en una banda de country, Todd había empezado otra banda y Clark estaba de editor de películas en California). El siguiente año nos ofrecieron otra buena suma para reunirnos de nuevo, lo cual hicimos y lo que llevó a una reunión a todos los efectos: un nuevo álbum, una nueva gira e incluso algunos nuevos fans por nuestra inclusión en el juego ‘Guitar Hero II’.

Siempre se hablaba de aquel disco rechazado de 1998. Ya había llegado el punto en que se había filtrado a internet y era intercambiado y debatido por nuestros fans, que muchas veces preguntaban cuando íbamos a lanzarlo. Tras algunos debates, decidimos que lo mejor sería regrabar nuestras canciones favoritas de aquella sesión más que no mezclar aquellas viejas canciones de 1998. Así, a finales de primavera de 2010, nos reunimos con Rob Schnapf (que ya hizo ‘Rubberneck’ y ‘Hell Below’ con nosotros) y grabamos las mejores canciones de aquella época, con algunos cambios en los arreglos y las letras. Y así, el álbum que se suponía que iba a ser el 2º se ha convertido en el 4º, ‘Feeler’, y finalmente ve la luz en verano de 2010.»

Entrevista a Chris Cornell

Entrevista a Chris Cornell

ENTREVISTA : CHRIS CORNELL
«Era difícil ser tan popular»

Antes de tocar en Bs.As., el ex ícono del grunge rechaza la fama total y habla de su nueva vida como crooner de casino.

Txt. Nicolás Artusi . Enviado especial a Las Vegas

Ring-a-ding-ding: aun digitales, las máquinas tragamonedas componen el único soundtrack del Palms, el casino más lujoso de la auténtica Sin City. Frente a los fichines, las rubias portan vasotes de plástico, los cowboys escupen humo de cigarros que podrían encender con petrodólares y, rapiditas, se apuran unas cuantas conejitas, tapándose a medias las tetas: acá funciona el único Playboy Club del mundo. ¡Ring-a-ding-ding! El ambiente puede ser tan convulsivo como el capítulo del Pokemon más lisérgico y tan elegante o decadente como una juerga del Rat Pack en la vieja Las Vegas. En un salón de esta biblia de neón hará su número el cantante Chris Cornell y el periodista será recibido en camarines: después de un show de dos horas y media (¡puf!), la pregunta que se impondrá es «¿estás cansado?» y la respuesta será suficiente: «Pst, nah».

A los 43, Cornell promociona una imagen de lozanía y dientes blancos, común a todo el famoso que haya pasado una temporadita en rehabilitación, y este regreso a la vida sana tomó la forma dudosa de un «dandy grunge». Si Kurt Cobain encontró una salida a las presiones de la fama en su Remington calibre .20, el ex Soundgarden parece haberse armado un mundo de comodidades: plácida vida familiar (esposa, tres niños), un restorán en París y una prolija corporación de su talento. En el backstage, los asistentes dominan el lenguaje de los murmullos y el camarín luce la sobriedad del abstemio: seis botellitas de agua, un plato de frutas, cuatro chocolates, un ramo de flores y la decoración internacional hotelera.

Años después de que una estética del grunge haya impuesto la camisa leñadora y el jean rotoso como uniforme y señal de credibilidad rockera, ¿cómo llegó Cornell a ser primera figura de casino? «La timba no me interesa para nada: me parecen patéticos los salones de juego y los tuxedos»: desprecio por el smoking es lo que exuda el autor de Casino Royale, el leit motiv de la última de James Bond: «Acepté al saber que no sería otra película sobre gángsters británicos. Soy un gran fan de Los Beatles y recordar que uno de ellos había compuesto un tema para Bond me pareció muy cool. De alguna manera, me sentí parte de una big band donde también tocaban Duran Duran y A-Ha».

-Algunos te dicen «la voz más fina de la generación grunge». ¿Qué te parece?

-Me hace sentir feliz y es grandioso ser reconocido así, claro. Pero fue culpa mía: cantar en un rango tan alto… porque puedo. En el pasado, estuve en bandas donde sí o sí… ¡tenía que gritar!

-«Euphoria Morning», tu primer disco solista, se editó en 1999. ¿Por qué tardaste tanto para terminar «Carry On», el segundo?

-Por Audioslave. Estuve ahí varios años y no podía trabajar en otras cosas más que en las canciones del grupo. Pero no la pasé mal, disfruto ensayar canciones en una habitación con otros músicos, lo que hice con ellos y, antes, con Soundgarden. Ahora es un gran cambio, estuve con aquellos tipos cinco, seis años. Me reconcentré mucho en mí mismo para mi disco Carry On, y eso me gustó.

-¿Cómo manejabas la popularidad mundial de los años 90?

-Simplemente tenía mucha más gente alrededor, todo el tiempo. Pero la cosa me aburría, había un montón de dinero dando vueltas y, con eso, venía la necesidad de gastarlo. Me pasaba un año haciendo un disco de un millón de dólares… y gastando más dinero. No quise seguir en eso. La gente se distrae mucho con la plata y se pierde el foco principal, que es la música, y eso es lo que pasó con otras bandas de Seattle. Salir de gira es el alma de un grupo y hubo un tiempo en que ya no podíamos subirnos a un micro. Era difícil ser tan popular.

-Y ahora, entonces: ¿qué clase de rock star querés ser?

-Ya no sé si quiero ser un rockstar. Sólo quiero seguir grabando mis discos solistas y hacer lo que me haga sentir bien.

Un evangelio del recuperado: con la templanza del que «está de vuelta», Chris exhibe su alejamiento del exceso y este inicio como crooner de casino con ambiciones sinatrianas, ya decidido a ser más clásico que moderno. «Es que no creo que lo moderno’ hoy sea buena música: la modernidad es como una inyección de droga, una adicción», y acá estira los brazos flaquísimos, verdes de tan venosos. «Elvis Costello o Talking Heads ya son clásicos que hacen buena música».

-Sobre clásicos modernos, ¿cómo se te ocurrió tu versión de «Billie Jean»?

-Sólo quería divertirme. Estaba buscando una canción que pudiera sorprender e incluso ser divertida sin volverse cómica. Claro que no sé si fue tan divertido para los fans de Michael Jackson, porque mi versión no se parece demasiado… a una canción de Michael Jackson.

-¿Y cuál es tu tema favorito de Bond?

-Me acuerdo de Goldfinger: la voz de Shirley Bassey es sencillamente grandiosa. Con Casino Royale quise ser un crooner porque es un tema para una película, no sobre algo de la realidad. Entonces, busqué crear un estado de ánimo más que una canción, al estilo de los viejos cantantes, como Tom Jones, que hizo Thunderball y es un fenómeno…

Un silencio, y Cornell se extravía un instante. Al ícono del grunge que sobrevivió a Cobain y hoy es un gourmet se le cruza otro tema y, en la respuesta, quizá pueda leerse una parábola involuntaria sobre su propia vida: «¿Sabés? Pensándolo bien, tal vez mi favorito sea Vivir y dejar morir».

Entrevista a Eddie Vedder

Entrevista a Eddie Vedder

Realizada en 2006

«Hay tanta información en las canciones y en las letras que sentí que un título más era demasiado presuntuoso,» dice Eddie Vedder de Pearl Jam. Esa es solo una explicación del porqué el octavo disco de la banda se llama simplemente «Pearl Jam». Otra sería que se trata del trabajo más democrático del grupo desde su apabullante debut «Ten» en 1991. En canciones como la reposada acústica «Parachutes» (música compuesta por Stone Gossard), el viaje de ocho minutos de «Inside Job» (letra de Mike McReady) y el primer single «World Wide Suicide» (que está arrasando en las radios), PJ han traído una sensación de directo al estudio, grabando canciones que demuestran una sabrosa interacción de guitarras y un fondo heavy. «Cuando colaboras, sigues teniendo esa urgencia de quedarte en el estudio después que todo el mundo se haya ido y hacer las cosas como tu quieres hacerlas,» dice un relajado Vedder en un frío y oscuro día en Seattle. «Pero no puedes.»

¿Cual es tu primer recuerdo musical de niño?
«Había una especie de casa de grupo en Chicago, y tenían un tocadiscos en el sótano. Como éramos chavales sin los padres había una gran variedad de edades, y algunos de los de más edad tenían gustos maduros. Así, yo escuchaba a los Jackson 5; ellos escuchaban a James Brown y a Sly Stone. Recuerdo que todo lo de la Motown parecía genial. Un pequeño sótano, eso es lo que recuerdo. Incluso aún puedo olerlo.»

¿Cómo olía?
«Como un sótano en Chicago. Húmedo. Uno de esos sótanos que nunca se seca. Y quizá a algo de brillantina afro que algunos chavales -un chaval llamado Maurice- se ponían en el pelo. Creo que se llamaba Lake Home for Boys. Estaba en la parte pobre de la ciudad. En la ciudad estaba pero en la parte mala.»

Hablando de olores y cosas como esas, ¿a qué sabe Pearl Jam?
«No…Uhhh…No tengo ni idea. Es como decir, ‘¿A qué sabe Pink Floyd?'»

No, no, no, tío. Me refiero a la mermelada de tu abuela Pearl.
«Nunca la probé. Parece ser que la receta se la pasaron. Ahora es mitológica. Nunca vi la receta. Solo oí hablar de ella.»

¿Qué era?
«Imagina que eran conservas naturales con un poquito de setas…Un rollo peyote. Es la teoría de Mary Poppins del flipe – una cuchara llena de azúcar ayuda a tragar la medicina. Es tan típico que una mujer americana enamorada de un indio añada azúcar a algo para mantenerse culturalmente intacta.»

Entonces, ¿tuviste un piano cuando crecías en tu casa de San Diego?
«Bueno, mi hermano tenía la guitarra y nosotros teníamos un piano de pie, y luego tuve una copia de una guitarra Les Paul. Sobresalió enseguida. Tocaba sin mirar, y yo seguía sin poder que mis dedos pulsaran un acorde. Yo estaba muy preocupado por eso. Me llevó un año, y entonces, un día, de golpe, ya era como un amigo. Nunca lo olvidaré.»

¿Hubo un momento?
«Si. Fue con ‘Cat Scratch Fever’. De golpe, la guitarra se sentía bien bajo mis manos. Mis manos se habían hecho lo suficientemente fuertes.»

¿Como fueron las circunstancias para hacerte con una guitarra?
«Mi cumpleaños era el 23 de diciembre, y la vez lo usé en mi favor fue para suplicar y rogar para que me dieran los dos regalos juntos para conseguir la guitarra de 100 dólares. Y funcionó.»

¿Era de un catálogo de Sears?
«No, recuerdo que era una copia de una Memphis Les Paul. Se parecía algo a la guitarra que tocaba Ace (Frehley, de Kiss).»

Seguro que esa era la que querías.
«Es interesante porque solo había tomado unas pocas lecciones. El tío era genial, se llamaba Bud Whitcomb y le cortaba la mala hierba para que me diera algunas lecciones gratis. En aquel momento me enseñaba líneas de tiempo, y no me dejaba tocar otra cosa, y le odiaba por ello. Era mucho pedir para las manos de un niño de doce años, era muy frustrante. Se fue de vacaciones y yo fui a la iglesia y ahí tenían ese pequeño librito de canciones que tenían pequeñas escalas con acordes abiertos. ¡Y lo robé!»

¡Oh, tío!
«Tenían muchos. Eran himnos, muchos de ellos. Tenía canciones como ‘Black And White’. Así que se fue, se fue de vacaciones y me aprendí esos acordes abiertos y de golpe esos acordes abiertos me hizo sentir como si compusiera. Muy pronto, no me veía convertirme en un músico principal. Solo quería componer, solo quería tener esquemas en los que escribir encima. Asi que una vez me hice con esos acordes abiertos, empecé rápidamente a componer.»

Como que siempre he guardado un gran respeto por tus composiciones, quiero saber como es tratar con la instrumentación en la banda. Recientemente habéis añadido un teclado B3. ¿Por qué nunca habéis usado instrumentos de viento o de cuerda o chicas?
«Pienso que siempre estamos intentando encontrar nuevas formas de tocar en el grupo. Sé que Stone Gossard coge la guitarra y rehusa tocar algo que haya tocado antes. Puede ser frustrante colaborar con él porque siempre quiere hacer cosas diferentes. Pienso que la banda está compuesta de un cierto número de colores y necesitamos ver a cuantas variedades podemos llegar. Los teclados aparecen en algunos de los discos. ‘Black’ incluso puede que tenga algo de piano pero daba la sensación que era la próxima sombra a añadir. Los instrumentos de viento, cuerda y coristas son cosas que quizá guarde para hacer en el futuro. Pero seguimos tirando de los ingredientes que tenemos e intentamos ser lo más progresivos posibles con nuestros pensamientos dentro de esas fronteras. ¿Le ves sitio los instrumentos de viento?»

Solo me preguntaba si lo habíais descartado.
«Pienso que entras a grabar pensando que puedes probar cualquier cosa y que lo harás. Eso es antes de que las sesiones hayan acabado; al final, incluso cuando te lleva mucho tiempo, es hora de acabar y trabajas con lo que tienes. Como haciendo cortes de película o arreglos, trabajar con instrumentos de viento es un rollo que consume tiempo. Y pienso que hemos usado todo nuestro tiempo dentro de nuestro propio ritmo. La comunicación dentro de nuestro propio grupo es bastante exhaustiva, al menos con las canciones.»

Jeff (Ament) mencionó que estábais pensando en hacer un vídeo para este disco.
«Creo que es una gran forma de arte si se aborda del modo adecuado. Pero consume tiempo…¡Como las entrevistas! Parece que el tiempo tocando en directo y organizando conciertos y montar el disco y el artwork parece llevarse todo el tiempo que tenemos. A menos que podamos hacerlo bien…Veremos. He dado con un tipo con el que me gustaría hacerlo pero ya veremos.»

¿Es un secreto quien es?
«Es un chaval joven llamado Fernando Apodaca, es un artista. Está en todos lados, rechaza ser encasillado, trabaja con todos los medios que hay. Desde hacer dibujo técnico con pelo hasta montar cuerpos de cuero…Todo es muy orgánico. Creo que la única razón por la que no se ha hecho un nombre en el mundo del arte es porque deja el mundo en una posición muy controvertida. He hablado con él y creo que el hecho de que nos respete mucho es un gran halago para nosotros.»

¿Tienes alguna canción oscura favorita de Dylan?
«Hizo un disco de versiones.»

¡’Good As I Been To You!’
«Si, no son sus canciones pero escuchaba ese disco en un radiocassette al que solo le funcionaba un altavoz. Una cosita pequeña…Y funcionaba tan bien con la música – sonaba como un disco de Bessie Smith o Robert Johnson. Lo que no me acuerdo es de los nombres.»

«Frankie and Albert» . . . «Jim Jones» . . .. «Sittin’ on Top of the World» . . .
«Eso es. ‘Sittin’ on Top of the World'».

Además, en el acto benéfico de (Ralp) Nader en el 2000, saliste e hiciste «The Times, They Are A-Changin'» y dijiste que tenías permiso del autor. ¿Como se te abrió esa opción? ¿Fue en su trigésimo aniversario en el Madison Square Garden?
«Tras ese concierto en el Garden, todo el mundo se congregó en una esquina del bar irlandés ese de New York que ya no está ahi. Intenté dar con él pero ya no está. Un pedazo de historia auténtica ocurrió en ese lugar esa noche en aquella mesa. El mayor de los hermanos Clancy estaba ahí recitando esos largos poemas irlandeses sobre la guerra, y tenían una duración de ocho minutos, y se sabía cada palabra. Entonces, salió una guitarra y fue dando vueltas. Ronnie Wood estaba ahí con George Harrison. Fue una gran noche. Cuando subí a presentar a Chrissie Hynde, por lo que yo estaba ahí, por alguna razón el tipo ese tan alto que parecía sacado de los dibujos de Spiderman -la cabeza totalmente calva y unos hombros como una caja- me levantó del suelo agarrándome de esa chaqueta de sky que tenía. Me dijo, ‘No perteneces a esto’. Fue al principio de nuestra carrera musical, así que ¡no podía discurtirle eso! Y yo me quedé en plan, ‘¡Muy bien amigo mío!’. Estaba de pie junto a la guitarra de Willie Nelson. Alguien le vió como se me llevaba del escenario y le pararon justo antes de que me echara. Más tarde, esa misma noche, resultó ser un gran tipo inglés. A eso de las cuatro de la mañana nos habíamos hechos grandes amigos – era el segurata de Bob.

Estábamos a punto de grabar el segundo disco, y Bob me dio unas pocas lecciones en la esquina, una de las cuales fue ‘No leas nada del periódico. No mires la tele. Aléjate’. Sentía la misma cosa en ese momento, tremendamente inundado y como acomodado – miras la tele o abres el periódico y nuestra banda estaba en esa especie de acomodo. Nuestra banda era parte de la contaminación.»

Vuestros conciertos ‘bootlegiados’ en pañales. ¿Sigues teniendo las cintas?
«Aún las tengo. Las escuché un montón. De algún modo, para mi la música era mi puta heroína. Era algo que necesitaba. Y ver un concierto en directo era algo que necesitaba, me daba fuerzas durante mi adolescencia y en esa joven vida de adulto – sentir que había un propósito por el que pasar por todo esto. Tras un concierto en directo el subidón podía irse en un día o dos. Las ‘bootlegs’, y oyéndolas con los ojos cerrados y auriculares hacía parecer que una grabación mierdosa sonaba bastante bien. Era como volver a tener un subidón. Era un usuario.»

¿Había alguna que pusieras mucho?
«Un concierto X antiguo lo oía un número infinito de veces. Los primeros conciertos de The Who, en el Golden Hall. The Pretenders. Bandas como los Tubes. Yo grababa cualquier cosa pero ciertamente hay algunos que durarán para siempre.»

¿Donde te gustaba poner el radiocassette?
«Dependía de la clase de máquina que era. Muchas eran los primeros Walkmans. Tenía un diez por ciento de descuento en CostClub. Esto es cuando salieron por primera vez, los primeros reproductores estereo, así que eran bastante voluminosos comparados con un comoseaquelollames – un iPod. Tenías que alzarlo pero 4 o 5 años después podías meter un micro y ponértelo en la solapa. Por cada bootleg bueno que conseguía, la otra mitad de las veces me pillaban porque normalmente estaba cerca del escenario. Es por eso que quería que la gente grabara un concierto y no fuese molestada por El Hombre.»

¿Así que te echaron?
«Me cogían la grabadora y me daban a base de bien. Otras veces me cogían las cintas, lo que es algo más bonito. Algunos tipos eran extremadamente agresivos. Nunca vendí ni una cinta. En poquísimas ocasiones, si alguien estaba muy metido (en algún grupo), le hacía una copia.»

¿Hay alguna comparación entre el surf y ser llevado en volandas por el público?
«El público es mucho más peligroso por los gérmenes y las bacterias que hay en un sudoroso ‘mosh pit’ allá por 1992. Ahora que el océano está bastante contaminado, deben estar a la par en cuanto a peligrosidad.»

¿Y en cuanto la sensación?
«Es difícil conseguir velocidad estando ahí en el público porque la gente te coge de los zapatos. Eso es una de las cosas excitantes acerca de una ola – estás de pie y tienes una buena visión periférica. Hay algo en hacer surf…A veces, esas olas vienen de más de 2.000 millas. Esos oleajes, revientan en una especie de fuegos artificiales, y tu conduces el fuego artificial y le das sentido, estás conectado con la naturaleza. No hay nada que me haya dado una sensación parecida excepto quizá la música. Y coger a tu recién nacido.»

¿Te divertiste mucho saliendo al escenario con Kings Of Leon?
«Es un disco genial y la canción ‘Slow Night, So Long’ – Yo había desaparecido en una pequeña isla para componer y hacer surf y el único disco, aparte del material de Pearl Jam en el que estaba trabajando, era ese (‘Aha Shake Heartbreak’). Se lo puse a algunos de los habitantes de la zona, que no conocían nada más aparte de su música local tradicional, y tuvieron unas reacciones positivas tan fuertes con el disco. Era una muestra clara. Estaba emocionado, y cuando abrieron para U2, no los había conocido pero quería contarles esa historia – que su disco llega muy bien a oídos no acostumbrados. Empezamos saliendo y la segunda noche le dimos a la pandereta y fue emocionante.»

¿Son de lo bueno lo mejor en cuanto a bandas jóvenes?
«Sin duda me reflejaron algo, y el nuevo disco de The Strokes es una genial obra. Los sonidos, y su forma de presentar la voz es realmente genial. Ambos tipos…»

Caleb y Julian.
«Sí, la forma de cantar de Caleb es tan única y su modo de frasear; es como solían decir de Sinatra – su forma de frasear es lo que le hizo grande. No estoy muy metido en Sinatra pero eso lo pillo. George Jones es otra cosa, e incluso McCartney y Lennon. Escuchas esas canciones pero es inconscientemente el modo en que ‘frasean’. Joey Ramone también.»

¿Qué clase de vino te gusta tomar en el escenario? ¿Siempre que sea tinto?
«Siempre que sea tinto y haya sitio. Hay esta cosa casera que algunos amigos han estado haciéndome durante los últimos años y ya no puedo estar sin ella.»

¿Qué clase de uvas lleva?
«No sé decirte; hay algo de variación ahí. En la primera tanda de nuestra última gira había estado bebiendo vino normal pero conseguí el material bueno y no sé que clase de uvas son pero es dos veces más potente. Me di cuenta de ello a mitad del concierto. Era uno para recaudar fondos políticos así que me dije, »Joder, tengo que quedarme sobrio!'».

¿Por qué crees que la comunidad musical ha estado tan quieta últimamente sobre la guerra, sobre el presidente? ¿O quizá no pienses eso?
«No estoy seguro de lo que hay ahí afuera. Gente como Steve Earle son un gran ejemplo. Sale en (el programa de) Bill O’Reilly. Es más encomiable. Es escabroso y pienso mucho en ello, no se hace oír. O quizá a la gente no le guste joder unos buenos tiempos. Es decir, podríamos hablar de ello en esta entrevista y quizá no sea la parte que aparezca. Podríamos hablar de los demócratas y porqué no están liderando un movimiento anti guerra. ¿Están esperando un vuelco en las encuestas? Podríamos hablar de nuestro país dejando de lado la guerra, sobre porqué rechazaron firmar el protocolo de Kyoto,n en referencia al medio ambiente. ¿Por qué no estamos de acuerdo en reforzar los acuerdos sobre las armas biológicas? ¿Por qué no hemos firmado para prohibir las minas terrestres? ¿Por qué no hemos prohibido el uso del napalm? Rechazan sujetarse a la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional. Pueden pasar de todo. Si destacas los aspectos clásicos de esta guerra, mira quien lucha y quien muere, y ¿por qué se gastan billones de dólares en la guerra y las escuelas se están cayendo abajo y hay 45 millones de personas en EEUU que no tienen seguro médico? Todo esto es algo que he estado leyendo en un libro sobre Iraq llamado ‘La lógica de la retirada’ de Anthony Arnove. Parece que es un tema de clases porque hay cosas sucediendo debajo de este espactáculo de guerra y la administración Bush lo está usando para distraer de las enfermedades de este país que no solo están siendo ignoradas sino exacerbadas. ¿Pero alguien está diciendo eso en las entrevistas y está siendo publicado? No estoy seguro. Ahora mismo, estamos en una situación en la que ‘Worldwide Suicide’ está siendo programada en las radios y hace tres años eso quizá no habría pasado. ¡Después del 9/11 quitaron el ‘Imagine’ de la radio! Es interesante…No estoy seguro del porqué.»

¿Tienes algún disco autotitulado favorito?
«Ja, ja. Los tres primeros discos de Led Zeppelin no tenían título. Eran geniales.

Mola. Pero vuestro autotitulado fue el más grande esfuerzo como disco.
«Así debía ser. Fue similar a como fueron los primeros: absoluta democracia. Cuando colaboras sigues teniendo ese impulso de quedarte en el estudio cuando todo el mundo se ha ido y hacerlo como tu quieres hacerlo. Pero no puedes hacerlo. Volviendo a lo que hablábamos, la administración Bush, piensan que están haciendo un disco en solitario, liderando nuestro gobierno y representándonos ante el resto del mundo. Y no están autorizados a hacer eso, de hecho es criminal.»

Son los nuevos presidentes de los Estados Unidos de América.
«¡Si! Donde nadie tiene permitido contribuir. Hubieron 15 millones de personas en febrero de 2003 que salieron en lo que fue la mayor protesta global que el mundo nunca haya visto y fueron tratadas como un grupo de intereses especiales. Esa es la falta de respeto contra la que tenemos que luchar. Volviendo al disco, de algún modo, da la sensación de ser nuestro primer disco, y además hay tanta información en las canciones y en las letras, y sentí que otro título más que añadirle sería casi pretencioso.»

¿Te sientes mejor escuchando este disco que los otros?
«Hay un período de gracia después que haces un disco, y sabes lo que entró en todas las canciones. Y creo que no hemos hecho unca un disco que no sentara como el primer disco. Echando la vista atrás, puedes decir, ‘ese disco es un poco medio tiempo’ o ‘¿por qué era ese el single?’. No puedo contestar objetivamente pero pienso que melódicamente hablando las canciones son bastantes potentes. Pienso que la batería es impecable. Algunos de los miembros del grupo como Mike y Matt, hemos dado con una forma de crear un espacio para ellos para llegar a ese nivel de energía que tienen cuando tocan en directo. No estoy seguro de como ha pasado eso – podría haberse liberado un poco más incluso pero es un paso en la dirección adecuada.»

¿Estuviste cabreado en secreto porque Billy Ray Cyrus con su ‘Achy Breaky Heart’ le quitara el número uno al ‘Ten’?
«No. Ni siquiera me di cuenta. Estoy seguro que habían otras cosas por las que preocuparse en aquel momento. Quizá incluso debería estar agradecido de que no fuese número uno. Ahora rechazaría la idea. Soy lo suficientemente maduro para poder con ello pero en aquellos tiempos no habría podido.»

¿Recuerdas vuestra primera gira, como Mookie Blaylock?
«El primer concierto que dimos fue tras mi primer viaje a Seattle. El 6º día hicimos un concierto y el 7º día grabamos. Sé que se supone que debíamos descansar pero grabamos. Lo que recuerdo es la prueba de sonido porque abríamos para otras dos bandas en el cartel, y abrieron las puertas durante la prueba de sonido, y yo tenía los ojos cerrados y el club estaba vacío -llamado el Off Ramp- y abrí los ojos en el último estribillo y el sitio estaba lleno. Había tocado para algunas bandas pero nunca había tocado en un sitio lleno. Es una buena analogía, pasó bastante rápido para nosotros.»

¿Recuerdas quien era el cabeza de cartel?
«No, ni idea.

¿Qué es lo más asombroso que has visto desde un escenario?
«Probablemente deba contestarte de cada gira, si no de cada concierto. Recuerdo un concierto en Florida, en un gran estadio de béisbol, a eso del final de la gira de nuestro segundo disco. Veías a gente fuera de sí entre el público, era una cuchilla Norelco, con tres sectores en medio de una gran masa. Fue e principio de mi vida de socorrista – nunca sentí que pudiese ver más allá de las primeras filas. Memorizaba las caras y asegurándome que no perdía a nadie. Recuerdo esa silla de ruedas llevada al frente. Lo subimos al escenario…»

¿Había alguien dentro?
«Si. Lo subimos durante ‘Rockin in the Free World’. Y oí el año pasado que él era uno de los tipos que salía en la peli ‘Murderball’.»

¿En serio?
«Creo que tengo una Polaroid suya en mis archivos en alguna parte.»

¿Cual fue el primer disco que compraste?
«Recuerdo lo que costó – 5 dólares. Probablemente fuese un disco de los Jackson 5. Debió ser ‘Got to Be There’ – el disco en solitario de Michael Jackson…En una licorería.»

¿En Illinois?
«Si, en Chicago.»

¿Y el último?
«El de Joe Strummer and the 101ers – su primer material. Pillé el lote. Pillé el nuevo disco de Crosby, que es un genio. Compré otra copia del disco de los Evens para un amigo. Cuando llegué a la tienda compré un montón. Me conocen ahí. Se llama Easy Street, donde tocamos recientemente.»

¿Hicistéis un concierto benéfico?
«Todos los propietarios de tiendas de discos independientes estaban en Seattle del cual el propietario del Easy Street es parte de la organización. Así que pensamos que le haría quedar bien y estaría orgulloso si tocábamos en su tienda.»

¿Te hace un descuento del 10% ahora?
«Me envió un vale de regalo que aún no he usado. Siento que necesito pagar por la música.»

¿Cual es el disco que más has puesto o que más has escuchado?
«Serían los discos de The Who hasta que descubrí a Fugazi, y entonces les pillaron. Durante mi adolescencia ponía los discos de The Who pero Fugazi les cogió el testigo.»

¿Cual? ¿’13 Songs’, ‘Steady Diet’…?
«’13 Songs’ pero pienso en todo su cuerpo de trabajos como un disco.»

¿Has visto el documental?
«‘Instrument’. Sí.»

¿No es genial?
«Si vas a ver tocar a los Evens es uno de los grandes ejemplos en los que puedo pensar. Por supuesto, Neil Young lo hace y Pete Townsend lo hace pero el nivel de comunicación que tiene lugar y el nivel de respeto que Ian (Mackaye) tiene por su audiencia -incluso los cuatro idiotas que siempre hay. A él le importa su opinión. Y llegado a ese punto, se mezcla desde el escenario – no hay nadie mezclando ahí. Él y esa mujer, Amy (Farina) lo hacen desde el escenario como un dúo y suena completo. Y pregunta, ‘¿Debería la voz ser más fuerte?’ y ¡la sube! El nivel de comunicación que tiene lugar…Ciertamente no es el puto ‘Storytellers’ ni nada pero es un recordatorio de lo poderoso que es un escenario y la responsabilidad que trae un micrófono. Y eso viene de un tipo que es una leyenda del punk rock. Ha evolucionado en una forma de comunicación diferente, las más profunda que nunca haya visto.»

Mola. Has mencionado a Neil Young, ¿has tocado con su forma de enseñar?
«Si»

¿Es emocionante?
«Es una cosa privada de Neil. No voy a decir nada sobre ello.»

¿Cual es la mejor canción que hayas compuesto?
«Matt Cameron pensaba que ‘Thumbing My Way’ era la progresión de acordes más bonita que había visto.»

¿Y tu personalmente, y en cuanto a letras?
«Hay unas pocas en ukelele que me gustan. Hoy día lo juzgo por la sustancia melódica. Es algo que Johnny Ramone me metió en la cabeza. Creo que es de donde vinimos con los primeros discos, cogías una parte de música y añadías tu garganta para que fuese parte del ruido – si había melodía era inconsciente.»

¿Una canción como ‘Black’ por ejemplo?
«Imagino que tiene algo de melodía. Creo que era consciente de ello, centrándome en hacer algo bonito…Hay una diferencia entre una canción y música. Creo que es la estructura melódica. Pienso que las canciones que conectan son las melódicas, esas son las auténticamente musicales. Aún no he dado con la teoría pero hay una diferencia y la música es la meta.»

¿Había algo único en la canción «elderlywomanbehindacounter»?
«Solo la recuerdo por lo rápido que fue. Estábamos grabando el segundo disco y estábamos en esa casa de San Francisc, y yo estaba fuera de la casa en mi propio mundo y la barraca tenía una pequeña habitación. Estoy hablando del tamaño de un lavabo. Fui capaz de meter un Shure Vocal Master, que es un sistema de sonido de los años 60, y dos pequeñas torres de amplificadores, y uno pequeño y un 4 pistas. Dormí ahí dentro también. Recuerdo haberme despertado una mañana y tocar unos acordes bastante normales que sonaban bien y encendí los altavoces para oírme y salió muy rápidamente. Ni siquiera hice la letra en sucio. Me llevó 20 minutos. Stone estaba fuera leyendo el periódico y se quedó en plan, ‘Eso me gusta de veras’. Así que al día siguiente lo grabamos.»

¿Salió de un sueño?
«Es gracioso que digas eso porque yo estaba imaginando volver a donde vivía en San Diego pero viéndome a mi más viejo. Así. Era extraño…Lo olvidé.»

Por alguna razón, ahora mismo, pienso que es la mejor canción de Pearl Jam.
«La cosa es que el sueño seguía vivo…Perdona. Me acababa de despertar y empecé a tocarlo, así que el contenido seguía en mi cerebro.»

El padre de Jack Johnson me explicó una historia sobre que casi mueres en una aventura en canoa.
«En ningún momento pensé que fuésemos a morir mientras sucedía. Como unas dos semanas después cogí un barco hacía la escena del crimen, bastante lejos de la orilla con una corriente bastante fuerte, y un oleaje grande que nos sacó de una canoa con velas, y solo entonces, viendo donde estábamos y las condiciones, que me entraron ganas de vomitar. Tuve un chute de instinto de supervivencia, y pensé que podríamos estar en el agua durante casi 8 horas, pero estaba seguro de que llegaríamos. Podía haberme equivocado porque las corrientes podían ir a un lado y los vientos a otro. No sabía eso en ese momento así que en vez de llegar a esa isla con ese pequeño puerto probablemente habríamos ido a Tahití. Tras lo que pareció un largo rato, un tipo con su hija de 8 años que estaban pescando, nos vió agitando los remos. No podía habernos visto las cabezas, eran como cocos. Fue una buena noche en tierra, esa noche.»

¿Buena resaca, no?
«Fue interesante oír las experiencias de todos. Nos juntamos alrededor del fuego y hablamos de lo que pensábamos. Y las dos chicas con las que estaba en el agua, decían que habían visto los titulares en su mente…»

¿Si? En la MTV: «Eddie Vedder y otros dos mueren en una canoa»
«Como-se-llamaba muere con…»

¡Si! Eddie Vedder -como-se-llamaba- muere junto a otros dos.»
«Estoy tan contento de que eso no pasara, por la salud de todos.»